歷史 起源 埃德沃德·邁布里奇的奔馬
他的成就促使各地的發明家開始嘗試製作類似功能的裝置,以捕捉此類運動。在美國,
愛迪生 就是最早開始製作這類裝置的人之一,他製成了活動
電影放映機 ,但由於該裝置的專利實施很嚴格,致使早期的電影製作人只能尋找替代品。
美國電影協會 在美國,最初只是在
輕歌劇 的間歇為許多觀眾放映電影。企業家的各種電影展示活動,促使了
戲劇性電影 製作的首次世界範圍性的嘗試。
在美國電影業發展的早期,紐約是電影製作的中心。位於
皇后區 的考夫曼·阿斯托里亞製片廠(Kaufman Astoria Studios)創建於默片電影時期,那時馬克思兄弟(
marx brothers )和
W.C.菲爾茲 在那裡工作。此外,
曼哈頓 的
切爾西 也是電影製片的主要場所。奧斯卡最佳女主角
瑪麗·畢克馥 的很多早期電影也是在這個地區拍攝的。但是,因一年四季的宜人氣候,
好萊塢 成為電影拍攝的最佳選擇。
好萊塢的崛起 在1910年初,美國電影放映機與傳記公司(American Mutoscope and Biograph Company)派導演
大衛·格里菲斯 帶著他的演員團隊到西海岸去拍攝電影,演員包括
布蘭徹·斯薇特 、麗蓮·吉什、
瑪麗·碧克馥 、
萊昂納爾·巴里摩爾 等。他們在洛杉磯市中心喬治亞街附近的一個空曠外景地開始了拍攝。當時,公司又決定開發新地區。於是他們又向北前進了幾英里,到達了
好萊塢 。當時還是小村莊的好萊塢,非常願意讓電影公司在那裡拍電影。之後,格里菲斯完成了在好萊塢拍攝的第一部電影。這部電影叫做《
在古老的加利福尼亞 》(
In Old California ),是一部傳記式情節劇,描述18世紀初的加利福尼亞,當時還隸屬於
墨西哥 。美國電影放映機與傳記公司的人員在好萊塢呆了數月,又繼續拍攝了幾部電影,才返回紐約。
當時是1913年,在聽說了該公司在好萊塢取得的成功後,很多電影製作公司也紛紛向西挺進,以避免
愛迪生 的電影製作工藝的專利費。在加利福尼亞的洛杉磯,電影公司和好萊塢同步發展起來。
第一次世界大戰 前,電影僅能在幾個美國的城市完成。但隨著電影業的發展,電影製作公司被吸引到加利福尼亞南部,因為那裡氣候溫和、陽光明媚,一年四季都可在戶外拍攝,那裡還有各種各樣的布景。雖然電影(特別是美國電影)的起始點眾說紛紜,但是格里菲斯於1915年拍攝的史詩電影《
一個國家的誕生 》,成為全世界第一個電影辭彙,在膠片史上占據重要地位。
在20世紀早期,當媒體還是新事物的時候,很多
猶太 移民在美國電影業中找到了工作,並留下了自己的足跡:在臨街的五分錢劇院(Nickelodeon)中放映電影短片(劇院取此名是因為當時的門票價格為五分錢)。一些年後,其中有抱負的電影人,如
塞繆爾·戈德溫 (Samuel Goldwyn)、威廉·福克斯(
William Fox )、卡爾·拉姆勒(Carl Laemmle)、阿道夫·朱克爾(
Adolph Zukor )、
路易斯·梅耶 (
Louis B. Mayer )和
華納兄弟 (即哈利、亞伯特和傑克)紛紛轉到電影製作上,很快就成為了新型企業,即
電影公司 的巨頭。(當時還有一位身兼女導演、也是製作人和電影公司巨頭的人物
愛麗絲·蓋 (
Alice Guy ))他們為電影業的國際化奠定基礎;不過美國電影業常被指責為以美國為中心的偏狹觀念。
20世紀40年代中期,電影行業達到高峰期——美國影院每年上映約400部電影,每周有近9000萬美國民眾前去影院觀看。
20世紀20年代後期,有聲電影在好萊塢逐漸升起。1927年,首部有聲電影《
爵士歌手 》使用維他風唱片機(Vitaphone talkie)成功推出市場,好萊塢電影製作公司為了對華納兄弟作出反擊,在之後的電影中紛紛使用維他風音效,而華納兄弟直到1928年才取得維他風的使用權。同年5月,西方電氣公司旗下分部電器研究產品有限責任公司(簡稱ERPI)在電影配音方面獲得壟斷權。
有聲電影一方面的影響就是許多無聲電影演員接不到工作,因為他們多數人的嗓音糟糕或是記不住台詞。1922年,美國政客
威爾·H·海斯 離開政壇,組建了前身為電影製作室組織的美國電影製片發行商協會(MPDAA),該協會在其退休後改為
美國電影協會 。
有聲電影 的發展早期,美國的電影製片廠發現他們的有聲作品不為非英語國家的電影市場所接受,甚至在其他的英語國家中也遭到冷遇,原因是那時的同步
配音 技術仍相當不成熟。解決辦法之一是製作與之對應的外文版好萊塢電影。1930年左右,美國公司在
法國 橋連城 建立了一家電影製片廠。多個不同的電影攝製組在那裡分時工作,他們使用相同場地,穿著相同服裝,甚至絕大部分的場景也是相同的。國外的失業演員、劇作家、選秀比賽中的優勝者經過篩選後被派往好萊塢去拍攝好萊塢英語電影對應的非英語版電影。這些版本的電影的拍攝預算不高,由二流的只會講英語的美國導演執導,通常在晚上拍攝。西班牙語攝製組中包括了
路易斯·布努埃爾 (Luis Buñuel),恩里克·嘉蒂耳·彭塞拉(Enrique Jardiel Poncela),沙維爾·庫加(Xavier Cugat)和
埃德加·內維列 (Edgar Neville)等人。
因為以下原因,這些片子在其預期市場上映後並不成功:
儘管如此,一些外文版的好萊塢電影絕對可以和它們的原聲版相媲美,西班牙文版的《驚情四百年》就是其中一。到了20世紀30年代中期,同步配音技術已經發展得相當成熟了,外文配音就變得很尋常了。
好萊塢的黃金時代 好萊塢的標誌
所謂的好萊塢“黃金時代”是指從20世紀20年代末,即無聲電影時代末期,至50年代末的這段時間。 成千上萬部電影在此期間產生。
在這一時期美國電影業取得的另一個偉大成就是
迪斯尼公司 。1937年,迪斯尼製作了當時最成功的電影《白雪公主與七個小矮人》。1939年,
米高梅 創作了歷史上最成功的電影——《亂世佳人》,儘管在大蕭條時期,這部電影仍然是史上
票房 最高的。
很多電影歷史學家對這一電影高產時期創作出的許多偉大電影作品都做出了評價。其中一個原因可能是:製作了這么多部電影,並不是每一部都必須成為熱門。電影廠可以在一部有著優秀劇本與相對不是那么出名的演員的中等預算故事片身上冒險:而由
奧遜·威爾斯 導演的《公民凱恩》符合以上描述,它也被視為史上最偉大的電影。另一些情況下,像
霍華德·霍克斯 、
希區柯克 及
弗蘭克·卡普拉 等堅定的導演們為了達到他們的藝術理念,而與片廠進行“鬥爭”。1939年是片廠制度的鼎盛時期,有很多經典電影在這一年發行,如:《
綠野仙蹤 》、《
亂世佳人 》、《
關山飛渡 》、《
史密斯先生到華盛頓 》、《呼嘯山莊》、《
異國鴛鴦 》與《午夜》等。黃金時代以來的電影中,被譽為經典的有:《
卡薩布蘭卡 》、《
風雲人物 》、《
一夜風流 》、原版《
金剛 》、《叛艦喋血記》、《
城市之光 》、《
紅河 》與《禮帽》等。
片廠制度的沒落 1940年後期,片廠制度和好萊塢“黃金時代”開始沒落,主要的原因是:
“小三”(
環球影城 ,美國藝術家和
哥倫比亞影業 )沒有自己的劇院,拒絕分享同意裁判書。許多獨立製片人也對摺衷和形成一個眾所周知的獨立運作電影製片人的體系,控告
派拉蒙 壟斷底特律劇院,不滿意因為派拉蒙通過控制演員,像
鮑勃·霍普 ,
寶蓮·高黛 ,
貝蒂·赫頓 ,經紀人透露
平·克勞斯貝 ,
艾倫·拉德 和長期為
加里·庫珀 工作室工作的長期演員。自1942年開始。在二戰期間,五大電影公司沒有達到同意裁判書的要求,沒有發生重大後果。但是二戰結束後,在好萊塢反壟斷案中,他們作為被告加入了派拉蒙。
最高法院最終裁決主要製片廠電影院的所有權和影片發行是違反
謝爾曼反托拉斯法 。結果,工作室開始釋放演員和技術人員通過與他們的契約。好萊塢主要的工作室改變了電影的模式,因為每個工作室都挺有一個完全不同的演員陣容和創新團隊。這導致了逐漸失去特色,
米高梅 、
派拉蒙公司 、
宇宙公司 ,哥倫比亞公司,RKO公司和福克斯電影公司很快認識到這一點。但是某些電影人,例如
賽西爾·德米爾 公司同演員的契約也是到他們職業生涯的最後或者電影使用相同的創意團隊,以至於德米爾電影無論是1932年製造還是1956年製造看起來仍然像是一個模式。並且每年電影製作的數量隨著平均預算猛增而下降,在行業策略上標誌一個重大變化。工作室目的在於生產娛樂,而這種娛樂是電視無法提供的: 壯觀的,有英雄色彩的影片。工作室還開始出售部分電影膠片庫給其他公司去銷售電視。到1949年,所有大型電影製片廠放棄了他們劇院的所有權。
電視也有助於好萊塢黃金時代的下降,因為它打破了電影業在美國娛樂界的霸權地位。儘管電影業在19世紀50年代隨著長期政府檢查制度淡化,在未來電影中能夠獲得一些影響力。在派拉蒙反壟斷案結束後,好萊塢電影製片廠不再擁有電影院,因此致使美國影片能夠在美國電影院不需要審查制度。這補充了1952年奇蹟在斯泰因公司同約瑟夫威爾遜事件的決定。 美國最高法院改變了其早期的立場。從1915年的相互電影公司同俄亥俄州案工業委員會的案件中,陳述了電影是藝術的形式,有權保護第一修正案;美國法律不再審查電影。到1968年,美國電影協會(MPAA)代替了
海斯法典 ,在政府威脅檢查後,其極大侵犯了美國電影協會,證明準則的起源已經同電影分級制度一起結束了。
新好萊塢和後經典電影 後經典電影這詞用來形容新好萊塢變化的故事敘述方式。人們認為新的劇本與塑造人物的新方式利用觀眾在經典時期培養起的期望:打亂的年份,以結局出人意料為特色的故事情節,主角與反派間模糊的台詞。後經典故事敘述的本質展現黑色電影中,如1955年《
無因的反抗 》,以及希區柯克情節支離破碎的《
驚魂記 》。
新好萊塢一詞用來描述新一代電影學院培養的導演的崛起。他們掌握了六十年代歐洲發展起來的技巧。1967年的電影
《 雌雄大盜 》 標誌著美國電影重振的開端,也意味著此後新一代電影在票房上能夠取得成功。好萊塢一直堅守製片人中心制的原則,新好萊塢獨立製片的出現開創了導演和製片人融合的趨勢,形成了導演資本制。
早期的新好萊塢電影,例如
《 雌雄大盜 》 ,《
逍遙騎士 》是成本較低的影片,沒有道德上的英雄而是增加了血性和暴力,然而,科波拉,史匹柏與盧卡斯各自憑藉《
教父 》,《
大白鯊 》以及《
星際大戰 》取得了巨大成功,這有助於現代大片的產生,也吸引製片廠更加關注製作更多大片。
這些年輕導演的更多投入並沒有帶來好處。通常,他們把時間表排的太滿,預算超支,因此導致自己或攝影棚破產。最有名的兩個例子是科波拉的舊愛新歡,最典型的是
麥可·西米諾 的
天堂之門 ,單是這部影片就使美國
聯藝電影公司 破產。
Film noir (黑色電影),即
好萊塢 偵探片,特別是強調善惡劃分不明確的道德觀與來自於性的動機的題材。好萊塢經典黑色電影時期被廣泛認為從1940年代至1950年代末。這個時期的黑色電影帶有壓抑黑白片的視覺風格,源自德國表現主義電影,同時很多典型的情節以及對經典黑色電影普遍看法來自於美國
大蕭條 時期的犯罪小說。“Film noir”這個詞來自法語,1946年第一次被法國評論家Nino Frank使用,但當時大部分美國電影業界人士並不了解這個概念。影史學家和評論界在事後才定義黑色電影;很多後來被認為是拍攝黑色電影的電影人聲稱當時並沒有意識到在製作一個新類型的影片。
2.
,(1899年8月13日-1980年4月29日)原籍英國,是一位聞名世界的電影導演,尤其擅長於拍攝驚悚懸疑片。這位世界所公認的恐怖大師,事實上也是由他發明了“驚悚文藝類影片”(the thriller genre)這一電影類型。
同時也是個優秀的技師,熟練的把性感、懸疑、幽默都融合在一部電影裡。
現代好萊塢 運作特色 好萊塢電影常會有透過片廠(電影發行商)與製作人簽約合作的方式,分別讓片商負責販售的通路,而製作人則專注於電影本身,出產行銷全球的大型製作影片。
敘事美學 在好萊塢影片的劇情鋪陳,少有文化或語言的障礙,其主題多是可跨文化傳播的高概念電影,這樣的作品因為主題符合主流市場,故全球都容易推銷。因此好萊塢也成為世界許多地方電影的代名詞。雖然此類電影票房好、跨文化,但也有文化評論者批判若獨尊高概念電影,會造成電影敘事風格如出一轍,了無新意,“是一種商業化和專斷化,最終將導致多樣化的消失。面對這樣的全球霸權,負責任的電影人和批評家應該讓眼光超越好萊塢,建設多元的電影模式”。
產業規模 美國因為電影相關的文化產業,造就了許多的工作機會與龐大的商機。據
美國電影協會 報告指出,2011年美國電影業造就的就業總數超過220萬人,其中約有70萬名為直接的電影行業從業人員,另外150萬名為間接受僱支援電影製作工作的各種人員,2012年美國電影業收入為107億美元。。
好萊塢的多元文化 好萊塢電影的繁榮始終離不開她以美國基石文化為依託的多元化風格。在吸引了全球幾乎所有的著名影人後,美國電影的風格亦幾乎就是世界各國電影的一個縮影。很多電影強國為好萊塢貢獻了大量的優秀導演、製片人、演員、攝影師以及其他優秀的電影從業員;包括
加拿大 、
英國 、
法國 、
義大利 、
澳洲 等國。其中義大利電影從業員曾經開創了一個西部風格電影的成功時代,亦在1970年代製作了大量經典的黑幫題材電影。澳洲的電影從業員在好萊塢有“桉樹葉幫”之稱,自1950年代後湧現出大量的優秀電影從業員於好萊塢發展。